La Madriguera del Rock
La Madriguera del Rock

La Madriguera del Rock

La cueva del Topo

Overview
Episodes

Details

Podcast sobre música Rock. Con Biografías de bandas, revisiones de álbumes, viajes a las listas de antaño, anécdotas, y todo lo que tenga que ver con la historia del Rock

Recent Episodes

Reseña de disco: Cinderella - 1986 - Night Songs
NOV 7, 2025
Reseña de disco: Cinderella - 1986 - Night Songs
Bienvenidos a la Madriguera del Rock donde este cuenta su historia, el refugio perfecto para hablar de sonidos de guitarra legendarios, discos olvidados, músicos y bandas que hicieron temblar los amplificadores del mundo. En esta madriguera les damos la garantía de que acá nunca va a haber Regguetón. Los saluda su amigo el topo, Orlando Muñoz, desde San José Costa Rica, y hoy traemos una reseña de uno de los álbumes mas representativos del movimiento hair metal galm ochentoso, de manera que preparen sus sentidos para un viaje a través de 10 temas que nos llevarán de vuelta atrás en el tiempo. Cinderella fue una banda estadounidense formada en 1982 en Filadelfia, Pensilvania, por el vocalista y guitarrista Tom Keifer y el bajista Eric Brittingham. Su alineación clásica se completó con el guitarrista Jeff LaBar, fallecido en 2021 y el baterista Fred Coury, creando un sonido característico que fusionaba melodías fuertes de guitarra, baladas con sentimiento y influencias de blues, inspirado en grupos como AC/DC y Aerosmith. Descubiertos por Jon Bon Jovi en un bar local, firmaron con el sello Mercury Records y debutaron con su placa "Night Songs" en junio de 1986, un álbum que vendió tres millones de copias en EE.UU. y les abrió las puertas al éxito con hits como "Shake Me" y "Nobody's Fool". Su discografía incluye trabajos como "Long Cold Winter" de 1988, el cual contiene el icónico tema "Don't Know What You Got (Till It's Gone)", el cual alcanzó el top 10 en la lista de Billboard; también su placa "Heartbreak Station" de 1990, más orientada hacia el blues-rock; y finalmente su álbum "Still Climbing" de 1994, su último trabajo de estudio antes de una pausa. La banda vendió más de 15 millones de álbumes globalmente y realizó giras con pesos pesados como Bon Jovi, David Lee Roth, Ratt, Tesla y Winger, destacando en la escena hair metal de los 80. Sin embargo, problemas vocales de Keifer llevaron a su disolución en 1995, con reuniones intermitentes hasta 2014. Cinderella dejó un legado como exponentes del rock melódico y accesible, con letras sobre amor, pérdida y la vida en la carretera. Aunque no alcanzaron la fama de otras bandas como Mötley Crüe, su música perdura en playlists de rock clásico. En este 2025, Tom Keifer continúa en solitario, manteniendo vivo el espíritu de la banda. La crítica recibió a "Night Songs" con opiniones mayoritariamente positivas, destacando su energía cruda y su rol como puente entre el hard rock y el glam metal de los 80, aunque no exento de algunas limitaciones. Sitios como Sputnikmusic lo describen como un debut impactante que deja al oyente deseando más, con una gran primer impresión y un sonido que fusiona ganchos pegajosos con potentes guitarras. También se elogian sus composiciones como pegajosas pero a la vez poderosas, con solos explosivos y una producción que captura la esencia del hair metal, superando en su sonido a otras bandas de la ṕoca como Poison en la ejecución musical. Otras opiniones en lo llaman un clásico fantástico y subestimado, aunque también se critica la sobreexposición radial de hits como "Nobody's Fool". En general, se considera un imprescindible para colecciones de rock, con su influencia de la música blues y su vibra energética que resiste el tiempo, contribuyendo al éxito comercial de triple platino y al legado de la banda en la escena ochentera. En la grabación de Night Songs, Cinderella contó con la participación de su alineación principal, aunque no todos los miembros tocaron en el disco. Tom Keifer asumió el papel central como vocalista, guitarrista y pianista, además de ser el principal compositor. Jeff LaBar aportó su guitarra y coros, mientras que Eric Brittingham se encargó del bajo y las voces de acompañamiento. Fred Coury, aunque figura como baterista oficial, no participó en las sesiones de grabación, ya que se unió al grupo poco después de finalizado el proceso. En su lugar, Jody Cortéz fue el encargado de la batería en todos los temas. El álbum también incluyó a varios músicos adicionales que aportaron matices al sonido: Barry Benedetta tocó la guitarra líder en “Back Home Again”, “Nothin’ for Nothin’” y “Push, Push”, mientras que Jeff Paris añadió teclados. En los coros participaron Tony Mills y Bill Mattson, y como invitado especial destacó Jon Bon Jovi, quien prestó su voz en “Nothin’ for Nothin’” y tambien en el tema “In from the Outside”. Esta combinación de talento consolidó el característico sonido del debut de Cinderella, mezclando la energía del hard rock con una producción pulida que anticipaba su rápido ascenso en la escena del glam metal de los ochenta. El álbum Night Songs fue lanzado el 9 de junio de 1986 y representó el explosivo debut de la banda dentro del movimiento glam metal, logrando con éste un éxito comercial notable. La placa alcanzó el puesto #3 en el Billboard 200 de Estados Unidos y fue certificado triple platino, con más de tres millones de copias vendidas solo en ese país. En Canadá también obtuvo certificación de platino y llegó al puesto #15 en las listas. Aunque en el Reino Unido y Europa su impacto fue más moderado, el álbum consolidó a Cinderella como una de las nuevas fuerzas del hard rock estadounidense. Entre sus sencillos destacados, Nobody’s Fool alcanzó el puesto #13 en el Billboard Hot 100 y el #25 en la lista Mainstream Rock, mientras que Somebody Save Me llegó al #66 del Hot 100. La presencia de la banda en ese momento en el canal MTV y su estética visual contribuyeron a su gran popularidad en la era dorada del video rock. El álbum se grabó con el sello Mercury Records en EE.U.U. y fue el resultado de una apuesta de la discográfica tras la presentación del demo de la banda, motivada en parte por la recomendación del mismo Jon Bon Jovi. El productor elegido fue Andy Johns, conocido por su trabajo con bandas de rock importantes como Led Zeppelin, the Rolling Stones y Van Halen, y la grabación tuvo lugar en múltiples estudios como Bearsville en Nueva York, Kajem y Warehouse en Pensilvania y The Sound Factory en la ciudad de Los Ángeles. La producción se enfocó en lograr un sonido potente pero accesible para el mercado masivo del hard rock/glam-metal de mediados de los 80, mientras que el contrato con Mercury había implantado la necesidad de entregar un álbum de impacto que aprovechara la atención que la banda estaba recibiendo mediante videos en MTV y giras de apoyo a algunas bandas ya consolidadas. Esto llevó a una grabación relativamente rápida pero con altos estándares técnicos y a una promoción agresiva para situar a Cinderella en el mapa del rock comercial de la época. La gira promocional de Night Songs arrancó poco después del lanzamiento del disco, con la banda abriendo conciertos para bandas como Loudness en Japón y actos de glam metal estadounidenses, lo cual les permitió ganar exposición en grandes escenarios; durante 1987 se unieron como banda soporte de David Lee Roth y luego para Bon Jovi en la etapa de su tour Slippery When Wet, durante siete meses, de modo que tocaron en arenas masivas y festivales internacionales, incluyendo Japón, Escandinavia y los festivales Monster of Rock en Reino Unido y Alemania. Gracias a esta gira intensa, Cinderella multiplicó su presencia mediática, apareció frecuentemente en MTV, alcanzó nuevos públicos y fomentó así la certificación triple platino de Night Songs. El álbum Night Songs ha tenido varios relanzamientos a lo largo de los años, destacando por su relevancia en el hard rock de los ochenta. En 2012, se editó una versión japonesa en formato SHM-CD que incluyó como pista extra una versión en vivo de “In From the Outside”, reflejando el interés constante del público nipón por el grupo. Posteriormente, en 2021, el sello francés Bad Reputation Records lanzó una edición especial en formato digipak de dos discos bajo el título Night Songs + Live in Japan (1990). Esta versión incluye el álbum original remasterizado junto a grabaciones en directo del concierto en el Tokyo Dome del 31 de diciembre de 1990, ofreciendo a los coleccionistas y seguidores una mirada más completa al sonido y la energía de Cinderella en su mejor momento. El álbum Night Songs ha sido ampliamente reconocido a lo largo de las décadas como una de las obras más representativas en la escena glam metal de los años ochenta, logrando consolidar su estatus de clásico dentro del género. En 2003, el sitio Metal Rules lo ubicó en el segundo lugar de su lista de los “Top 50 Glam Metal Albums”, destacando su energía cruda y el poder vocal de Tom Keifer. Tres años después, la misma publicación lo incluyó en su ranking de “Top 10 One Album Heavy Metal Wonders”, en la octava posición, reflejando la percepción de que el disco marcó un punto culminante en la carrera inicial de la banda. En 2008, Guitar World lo posicionó en el octavo lugar de los “Top 20 Hair Metal Albums of the Eighties”, subrayando la influencia de sus guitarras y la calidad de su producción. Más adelante, en 2011, L.A. Weekly lo colocó en el puesto 11 entre los “Top 20 Hair Metal Albums of All Time”, reafirmando su impacto duradero dentro del estilo. En 2016, Loudwire lo situó en el séptimo puesto de los “Top 30 Hair Metal Albums”, mientras que en 2019 la revista Rolling Stone lo incluyó en su prestigioso listado de los “50 Greatest Hair Metal Albums of All Time”, en el lugar 18, reconociendo su mezcla de actitud callejera, melodías intensas y estética glam que definió una era del rock. Acá en cada episodio de La Madriguera del Rock hacemos regularmente una inmersión en los laberinto sonoros del género, donde la oscuridad y la luz chocan al ritmo de guitarras y las voces, las cuales desafían el silencio. Este es un viaje sin reglas, un descenso al corazón salvaje del rock, donde las historias que marcaron generaciones siguen resonando en las profundidades, y cada acorde encierra una verdad que aún se atreve a desafiarlo todo. Agradezco sinceramente su compañía, y le pido que si le ha gustado este episodio nos regale un me gusta, que nos ayude a romper los algoritmos y llevar a mas criaturas del rock este programa, igualmente lo invito a visitarnos en nuestra página de Facebook, La Madriguera del Rock, donde a diario compartimos noticias y curiosidades de la música rock en todos sus géneros. Tracklist 1. Night Songs 2. Shake Me 3. Nobody's Fool 4. Nothin' for Nothin' 5. Once Around the Ride 6. Hell on Wheels 7. Somebody Save Me 8. In from the Outside 9. Push, Push 10.Back Home Again
play-circle icon
62 MIN
Compilación especial Halloween 2025
OCT 31, 2025
Compilación especial Halloween 2025
Bienvenidos a la Madriguera del Rock donde el rock cuenta su historia, el refugio perfecto para hablar de riffs legendarios, discos olvidados y anécdotas que hicieron temblar los amplificadores del mundo.y con la garantía de que acá nunca va a haber Regguetón. Los saluda su amigo el topo, Orlando Muñoz, y hoy traemos una compilación especial para la noche más creepy del año, preparen sus sentidos para un viaje a través de 14 temas que celebran lo macabro, lo sobrenatural y la diversión aterradora del 31 de octubre. Desde pesados sonidos de distorsiones que evocan sombras y brujas hasta letras que relatan historias de miedo y misterio, exploraremos cómo el rock el punk y el metal han capturado la esencia de esta festividad. Bienvenidos a un recorrido donde la música y Halloween se encuentran en su máxima expresión. Acá en cada episodio de La Madriguera del Rock hacemos regularmente una inmersión en los laberinto sonoros del género, donde la oscuridad y la luz chocan al ritmo de guitarras y las voces, las cuales desafían el silencio. Este es un viaje sin reglas, un descenso al corazón salvaje del rock, donde las historias que marcaron generaciones siguen resonando en las profundidades, y cada acorde encierra una verdad que aún se atreve a desafiarlo todo. Agradezco sinceramente su compañía, y le pido que si le ha gustado este episodio nos regale un me gusta, que nos ayude a romper los algoritmos y llevar a mas criaturas del rock este programa, igualmente lo invito a visitarnos en nuestra página de Facebook, La Madriguera del Rock, donde a diario compartimos noticias y curiosidades de la música rock en todos sus géneros. Tracklist 1. King Diamond - Halloween 2. Rob Zombie - Dragula 3. Ministry - (Every Day Is) Halloween 4. Ghost - Hunter’s Moon 5. Muse - You Make Me Feel Like It’s Halloween 6. Ozzy Osbourne - Bark at the Moon 7. Misfits - Night of the Living Dead 8. Type O Negative - Black No. 1 (Little Miss Scare‑All) 9. Dead Kennedys - Halloween 10. Bride - All Hallow’s Eve 11. Green Lung - Maxine (Witch Queen) 12. Acid Witch - The Black Witch 13. Danzig - Her Black Wings 14. Helloween - Halloween
play-circle icon
99 MIN
Reseña de disco: Led Zeppelin - 1969 - Led Zeppelin II
OCT 22, 2025
Reseña de disco: Led Zeppelin - 1969 - Led Zeppelin II
Hoy traemos nuevamente a una de las bandas indiscutiblemente más importantes de la historia del Rock, Led Zeppelin, banda británica compuesta por Jimmy Page en la guitarra, Robert Plant en la voz, John Paul Jones en el bajo y teclados y John Bonham en la batería. La banda revolucionó por completo el mundo del rock, estableciendo un nuevo estándar con su explosiva fusión de hard rock, blues, folk y misticismo. Led Zeppelin no solo creó un sonido poderoso, sino un universo musical monumental, ue traspasaba los límites de la época. Con giras que se transformaron en leyenda, conciertos que se recuerdan como experiencias casi míticas y más de 200 millones de discos vendidos en todo el mundo, Zeppelin forjó un legado que sigue influyendo y definiendo la esencia del rock moderno. Led Zeppelin II, lllegó apenas meses después del debut de la banda, consolidando su presencia en la escena del rock internacional. El álbum se gestó en un período de intensa actividad: giras maratonianas por Reino Unido, Europa y Estados Unidos, donde la banda absorbía influencias de diversos estilos musicales, desde el blues y el folk hasta el hard rock emergente. Este ritmo de conciertos y viajes contribuyó a un sonido más agresivo y directo en comparación con su álbum debut, reflejando la energía cruda del grupo y la química consolidada entre sus miembros. La placa combina ritmos contundentes, riffs memorables y letras cargadas de misterio y sensualidad, mostrando un equilibrio entre potencia y melodía que definiría la identidad de Led Zeppelin. Muchos de sus temas establecieron un estándar para el hard rock, mientras que otros exploraban texturas más experimentales y narrativas épicas. La influencia del blues clásico es evidente, pero reinterpretada con un enfoque más audaz y contemporáneo, creando un sonido único que capturaba la atención de críticos y fans por igual. La sesiones de grabación de Led Zeppelin II se llevaron a cabo en los estudios Olympic y Morgan en Londres, Inglaterra, A&M, Quantum, Sunset y Mystic en Los Ángeles, California, Ardent Studios en Memphis, Tennessee, A&R Juggy Sound, Groove y Mayfair en Nueva York y en el estudio ubicado en Vancouver, Columbia Británica. La producción fue acreditada en su totalidad a Jimmy Page, quien utilizó junto al productor e ingeniero musical Jimy Kramer algunas técnicas que se habían utilizado previamente con los discos de Jimi Hendrix. Según el mismo Kramer, su trabajo con Page logró un excelente sonido, pese a las condiciones en las que se grabó el álbum, señalando que habían hecho ese álbum por fragmentos, cortando algunas pistas en los estudios más extraños que se pudieran imaginar. Una vez que se tuvieron todas las pistas Page y Kramer pasaron dos días mezclando el álbum en los estudios de A&R, es decir en el estudio Charlie Chaplin en Hollywood, California. Led Zeppelin II, lanzado el 22 de octubre de 1969, fue un éxito comercial inmediato. En Estados Unidos, el álbum alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard 200, donde permaneció durante siete semanas consecutivas. En el Reino Unido, también llegó al número 1 y se mantuvo en las listas durante 138 semanas. Este éxito se reflejó en las ventas: en 1999 se certificó el álbum con 12 veces platino por más de 12 millones de copias vendidas solo en EE. UU. A nivel mundial ha vendido aproximadamente 22 millones de copias, siendo uno de los discos más vendidos de la banda. Además de su éxito en EE. UU. y el Reino Unido, el álbum también alcanzó el número 1 en las listas de Canadá, Australia y España. La portada de esta placa es tan icónica como la música que contiene. Diseñada por David Juniper. Su diseño fue un collage nominado al Grammy que sustituyó las cabezas de los pilotos en una foto de un escuadrón aéreo alemán de la Primera Guerra Mundial por imágenes de los miembros de la banda y otras figuras destacadas como la actriz británica Glynis Johns y el cantante de blues norteamericano Blind Willie Johnson. Tracklist 1- Whole Lotta Love 2- What Is and What Should Never Be 3- The Lemon Song 4- Thank You 5- Heartbreaker 6- Living Loving Maid (She's Just a Woman) 7 - Ramble On 8- Moby Dick 9- Bring It on Home
play-circle icon
67 MIN
Reseña de disco: Grand Funk Railroad - 1972 - Phoenix
OCT 12, 2025
Reseña de disco: Grand Funk Railroad - 1972 - Phoenix
Hoy vamos a revisar un álbum que hizo historia, Phoenix, de la mítica banda de hard rock Grand Funk Railroad, una placa que está cumpliendo 53 años. Grand Funk Railroad, formada en 1969 en Flint, Michigan, es una de las bandas más icónicas del hard rock estadounidense de los años setenta. Integrada por Mark Farner (voz, guitarra y teclado), Mel Schacher (bajo) y Don Brewer (batería). La banda se destacó por un sonido directo, potente y lleno de energía, con riffs sólidos, percusiones contundentes y una actitud rockera inconfundible. A pesar de la crítica inicial que los consideraba “comerciales”, conquistaron a millones de fanáticos y se consolidaron por sus espectaculares presentaciones en vivo, dejando un legado influyente para generaciones posteriores de músicos de hard rock y heavy metal. Lanzado el 12 de octubre de 1972, Phoenix marcó un punto de evolución en su carrera, combinando la fuerza del hard rock con elementos progresivos y experimentales. E Phoenix representó un hito en la carrera de Grand Funk Railroad al ser el primer álbum producido íntegramente por la banda, tras su ruptura con el controvertido manager y productor Terry Knight. Las tensiones acumuladas y las diferencias creativas motivaron a Farner, Schacher y Brewer a asumir el control total de su música y dirección artística, marcando una etapa de mayor autonomía y libertad creativa. La grabación se llevó a cabo en el Sound Shop Studio de Nashville, Tennessee, en 1972, con la banda supervisando cada detalle. Esta independencia permitió experimentar con nuevas influencias, enriqueciendo su estilo de hard rock con elementos progresivos y psicodélicos, diversificando su paleta sonora sin perder la energía característica de su música. Phoenix introdujo al tecladista Craig Frost como miembro oficial de la banda, aportando una capa adicional de complejidad y textura sonora. Además, se contó con la participación del violinista eléctrico Doug Kershaw, quien contribuyó con su estilo único a la atmósfera del álbum. El resultado de este enfoque autogestionado fue un álbum que, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito comercial que sus predecesores, recibió elogios por su audacia y evolución musical. Phoenix alcanzó el puesto número 7 en el Billboard 200 en Estados Unidos, consolidando a Grand Funk Railroad como una de las bandas de hard rock más importantes de la época. El sencillo principal, “Rock & Roll Soul”, llegó al puesto 29 en el Billboard Hot 100 en 1972. En Europa, el álbum también tuvo buena recepción, alcanzando el número 20 en Noruega y el 25 en Alemania. Además, fue certificado disco de oro por la RIAA el 12 de octubre de 1972, por más de 500,000 copias vendidas en Estados Unidos. La crítica especializada tuvo una recepción mixta hacia Phoenix. Algunos críticos elogiaron la evolución musical de la banda, destacando su capacidad para incorporar elementos más complejos y sofisticados en su sonido. En general, Phoenix fue visto como un intento de Grand Funk Railroad por evolucionar y diversificar su sonido, alejándose de su estilo más directo y crudo hacia una propuesta más melódica y experimental. Aunque no todos los críticos consideraron que el álbum alcanzó su máximo potencial, su desempeño comercial y la apreciación de ciertos aspectos musicales indican que fue un paso significativo en la carrera de la banda. Tracklist 01 - Flight of the Phoenix 02 - Trying to Get Away 03 - Someone 04 - She Got to Move Me 05 - Rain Keeps Fallin’ 06 - I Just Gotta Know 07 - So You Won’t Have to Die 08 - Freedom Is for Children 09 - Gotta Find Me a Better Day 10 - Rock 'n Roll Soul
play-circle icon
64 MIN
Reseña de Disco: Led Zeppelin III
OCT 4, 2025
Reseña de Disco: Led Zeppelin III
Hoy traemos a una de las bandas indiscutiblemente más importantes de la historia del Rock, la banda británica Led Zeppelin, formada en Londres en 1968. Compuesta por Jimmy Page en la guitarra, Robert Plant en la voz, John Paul Jones en el bajo y teclados y John Bonham en la batería, la banda redefinió el género con una mezcla explosiva de hard rock, blues, folk y misticismo. Led Zeppelin creó un sonido monumental: riffs pesados, voces desgarradoras y arreglos innovadores. Su habilidad para fusionar la crudeza del blues con experimentos acústicos y épicos narrativos, los convirtió en íconos. Con giras legendarias y más de 200 millones de discos vendidos, su legado perdura en el rock moderno. Pese a su disolución en 1980 tras la muerte de Bonham, hoy Led Zeppelin sigue siendo sinónimo de grandeza uno de los que fijo están sentados en el Olimpo del Rock. Led Zeppelin III presenta un sonido equilibrado entre la furia de la guitarra eléctrica y la delicadeza acústica. Temas como "Immigrant Song", de alguna forma define el hard rock de los 70. Al lanzamiento, la recepción fue mixta: la crítica en su momento catalogó al álbum como inconsistente, confundidos por el cambio de estilo. Las ventas iniciales fueron sólidas, alcanzando el No. 1 en el Reino Unido y US, con certificaciones multiplatino, pero no igualaron el éxito inmediato de sus predecesores. Retrospectivamente, esta placa hoy es aclamada como un hito: sitios especializados en la crítica musical como Pitchfork lo ve como un espacio físico e intelectual, mientras que la plataforma Sputnikmusic resalta la sensación que transmiten los temas que generan una impresión de estar flotando en un paisaje sonoro etéreo, con texturas que sugieren calma, nostalgia o un viaje interior, similar a un sueño lúcido, y además sus letras profundas. Algunos críticos en su momento, señalaron negativamente el material acústico por imitar la música de Crosby, Stills, Nash & Young, a lo que Page reacciono señalando que el grupo había presentado ese estilo en sus álbumes anteriores. El mismo Page también ha señalado que las críticas negativas tras este tercer álbum, lo afectaron tanto que no concedió entrevistas de prensa durante 18 meses después de su lanzamiento, y agregó que las críticas fueron una de las razones por las que el siguiente álbum no contenía información escrita. en absoluto. Más tarde llegó a creer que los periodistas tenían poco tiempo para escuchar el material y simplemente buscaban que la banda repitiera el éxito conseguido por sus primeros trabajos, sin salirse del molde, en lugar de apreciar el material por sus propios méritos. Esta placa se grabó en tres lugares. Gran parte del trabajo se realizó en Headley Grange, un antiguo hospicio construido en el año 1795, situado en la localidad de East Hampshirey que durante los años 70. La banda también utilizó el Rolling Stones Mobile Studio, una unidad móvil que se remonta a 1968, originalmente este estudio contenía un máximo de 20 micrófonos y grababa en un formato de 8 pistas. Además se realizaron sesiones adicionales en Island Studios y Olympic Studios en Londres. Al igual que en el álbum anterior, la banda evitó el uso de músicos invitados, con toda la música interpretada por los miembros de la banda. Hacia 1970, Led Zeppelin ya había logrado un gran éxito comercial en el Reino Unido y Estados Unidos con sus dos primeros discos. Fue cuando luego de la gura de su segunda producción, decidieron tomarse un descanso. Gracias a esto Robert Plant sugirió a Page refugiarse en Bron-Yr-Aur, una cabaña rural del siglo XVIII en Gales. Este lugar aislado, aislado de la civilización y las comodidades de la modernidad como agua potable o electricidad, inspiró un leve giro musical en la banda, concediendo prioridad a los arreglos acústicos que se aprecian en esta placa. La edición original en vinilo de Led Zeppelin III se lanzó con una funda desplegable que destacaba por su innovador diseño, creado por Richard Drew, conocido como Zacron, un artista que Page había conocido en 1963 mientras estudiaba en el Kingston College de las artes. El diseño de la portada y su interior desplegable presentaban una colección surrealista de imágenes aparentemente desordenadas sobre un fondo blanco, muchas relacionadas con la aviación o el vuelo, evocando una sensación de movimiento y libertad. Este disco mostraba más imágenes, incluyendo fotos de los miembros de la banda, visibles a través de recortes en la cubierta. Al girar el disco, las imágenes cambiaban, creando un efecto dinámico donde una figura principal se alineaba con otras secundarias en los orificios. Led Zeppelin III fue uno de los álbumes más esperados del año, los pedidos anticipados solo en Estados Unidos se acercaron al millón de unidades. La funda con diseño retrasó la producción y provocó un retraso de dos meses. Previo al lanzamiento, el grupo publicó un anuncio a página completa en la revista Melody Maker a finales de septiembre, que simplemente decía: "Gracias por convertirnos en la banda número uno del mundo". Finalmente el álbum se lanzó en Estados Unidos el lunes 5 de octubre de 1970 y en el Reino Unido el viernes 23 de octubre. Inmediatamente encabezó las listas británicas. En el Reino Unido, alcanzó el número 1 el 7 de noviembre de 1970 y permaneció en la lista durante 40 semanas. En Estados Unidos, entró en la lista en el número 3 el 24 de octubre y alcanzó el número 1 la semana siguiente. Permaneció en la lista durante 19 semanas y obtuvo la certificación de Oro el 8 de octubre de 1970. Tracklist 01 - Immigrant Song 02 - Friends 03 – Celebration Day 04 - Since I've Been Loving You 05 - Out on the Tiles 06 - Gallows Pole 07 - Tangerine 08 - That's the Way 09 - Bron-Y-Aur Stomp 10 - Hats Off to (Roy) Harper
play-circle icon
75 MIN